El contraste es uno de los principios fundamentales del arte definido por los historiadores y críticos de arte. Es una estrategia utilizada por un artista para dividir una obra de arte y alterar o incluso destruir su unidad insertando variación. En muchos sentidos, el contraste es lo opuesto al elemento de unidad, ya que llama la atención del espectador por la fuerza de sus diferencias.
Historiadores del arte y los críticos incluyen regularmente el contraste como principio principal del arte, aunque a menudo de diferentes maneras. El contraste se conoce por una variedad de términos, como variedad o variación, diferencia, desigualdad, individualidad y novedad.
Contraste emparejado con la unidad
El contraste puede ser una cuestión de organizar elementos opuestos (claro versus oscuro, áspero versus suave, grande versus pequeño) dentro de la pieza de un artista, cuando el artista está trabajando específicamente para hacer eco y repetir diferentes niveles de unidad. En estas ilustraciones, los contrastes se pueden combinar
colores que son opuestos cromáticos: en una obra que se adhiere estrictamente a la unidad, esos colores serían complementarios. Cuando el artista usa formas contrastantes combinadas, como dos círculos de diferentes tamaños o un triángulo y una estrella del mismo tamaño, el contraste puede verse como opuesto pero asociado con el elemento de unidad.Un ejemplo del tipo de contraste que trabaja mano a mano con la unidad es el de los trajes clásicos para mujer de Coco Chanel. Chanel combinó un conjunto unificado de colores contrastantes —principalmente pero no exclusivamente negros y blancos— y rectángulos y cuadrados como contraste con el conjunto unificado de los colores y formas suaves de una mujer.
Antagonismo de color y forma
El contraste también puede ser colores y formas antagónicas: pintores renacentistas como Rembrandt y Caravaggio utilizaron la técnica de contraste conocida como claroscuro. Estos artistas ubicaron a sus sujetos en una habitación oscuramente iluminada, pero los eligieron con un solo grupo de luz contrastante. En este tipo de usos, el contraste no expresa ideas paralelas, sino que deja de lado al sujeto como único o significativo o incluso santificado en comparación con su fondo.
En su sentido de la Gestalt, el contraste es la activación de la excitación, o la producción o la agitación de las emociones. Las áreas contrastantes en el arte pueden tener un alto contenido de información y expresar complejidad, ambigüedad, tensión y variabilidad. Cuando las formas opuestas se colocan una al lado de la otra, el espectador a menudo se ve inmediatamente atraído por la polaridad de las imágenes. ¿Qué intenta transmitir el artista con la diferencia?
Contrastes medidos o controlados
Los contrastes se pueden medir o controlar: la variedad extrema puede convertir una pieza en un revoltijo caótico e ininteligible, lo opuesto a la unidad. Pero a veces eso funciona. Considere los lienzos de Jackson Pollack, que son extremadamente caóticos y colocados en líneas de contraste y manchas de color, pero el efecto final es rítmico en composición y unificado en toda su variedad.
Entonces, en efecto, la unidad y el contraste son dos extremos de una escala. El efecto general de una composición ubicada cerca del extremo de variedad / contraste se describiría como "interesante", "emocionante" y "único".
Fuentes
- Frank, Marie. "Denman Waldo Ross y la teoría del diseño puro." Arte americano 22.3 (2008): 72-89. Impresión.
- Kim, Nanyoung. "Una historia de la teoría del diseño en la educación artística." Revista de Educación Estética 40.2 (2006): 12-28. Impresión.
- Kimball, Miles A. "Principios de diseño visual: un estudio empírico de la tradición del diseño." Revista de redacción técnica y comunicación 43.1 (2013): 3-41. Impresión.
- Señor Catherine. "Unidad orgánica reconsiderada"The Journal of Aesthetics and Art Criticism 22.3 (1964): 263-68. Impresión.
- Thurston, Carl. "Los "principios" del art." El diario de estética y crítica de arte 4.2 (1945): 96-100. Impresión.